Diseño del blog

FRACTALIAX BLOG

THE FUTURE OF ART

El arte digital es una forma de expresión relativamente nueva y en gestación. La novedad del medio conduce a un transcendentalismo de piezas digitales sin una revisión adecuada de su calidad, creando un corpus de obras que probablemente no superen la prueba del tiempo: la novedad del medio se convierte en categoría estética, y los críticos de arte y escritores de la cultura digital, así como las empresas que publicitan novísimas tecnologías contribuyen a ello.

Siendo que el arte digital incorpora la tecnología informática y digital, se da la tentación de distinguir el arte tradicional del digital señalando que este es tecnológico, y el resto no. La tecnología consiste básicamente en un instrumento o procedimiento que posibilita una creación, y en ese sentido no existe diferencia entre un pincel y una paleta gráfica, pero es común encontrar clasificaciones de arte digital basadas en el soporte usado: net.art, arte en CD-ROM, videoarteinstalaciones interactivas y sus híbridos.

Según Claudia Giannetti, especialista en arte y tecnología, el término media art engloba las diferentes acepciones (incluyendo la de “arte digital”), siendo una práctica en el contexto de la creación artística contemporánea que emplea las tecnologías electrónicas y /o digitales (audiovisuales, computerizadas, telemáticas).10

El escritor y docente argentino Diego Levis opina a este respecto que «las herramientas por sí mismas no representan un estímulo para la creatividad personal, pues la capacidad artística depende de factores más profundos que la mera disposición de medios tecnológicos».

Para Levis, el Arte Digital se inserta en un proceso progresivo de desmaterialización de la obra artística que se retrotrae a la incorporación de la fotografía al ámbito de las artes, a finales del siglo xix. La fotografía separó el momento de la captación o construcción de la imagen del proceso de manipulación o transformación de los elementos materiales de la obra, proceso acentuado posteriormente con la aparición del cine, que incorporaba una nueva dimensión espacio-temporal intangible, que ya no se encuentra en el soporte material (la película impresionada) sino en el momento de la proyección. La televisión pudo posteriormente prescindir incluso de este soporte material y el proceso culminó, provisionalmente, en las técnicas de simulación y representación digital. No obstante, la creación de imágenes de síntesis sigue el proceso creativo de cualquier arte plástica, al crear imágenes a partir de modelos que surgen de la imaginación de sus creadores.

Una imagen digital es el resultado visual de un proceso en el que la función de la luz en los soportes químicos de la fotografía o magnéticos del vídeo ha sido sustituido por el cálculo matemático efectuado por una computadora. Desde finales de la década de 1950 las computadoras pudieron tratar sonidos e imágenes. Pese a su inicial limitación de capacidad, el potencial de la nueva tecnología atrajo a numerosos artistas, y actualmente las computadoras están presentes en distintas fases del proceso de creación y reproducción de obras en muchas disciplinas artísticas.

La primera exposición de gráficos generados por una máquina electrónica tuvo lugar en 1953 en el Sanford Museum de Cherokee, Iowa (EUA). Desde ese momento, cuando todavía el expresionismo abstracto y el informalismo eran las corrientes estilísticas hegemónicas en el panorama artístico occidental, la realización de gráficos con la ayuda de máquinas empezó a multiplicarse hasta llegar a ser vertiginoso y alcanzar su éxito. Fue a finales de los sesenta y principios de los setenta, cuando esta práctica se extendió a numerosos países. La revolución tecnológica del último siglo ha propiciado un arte digital hecho mediante la innovación de programas informáticos, y también el surgimiento de un gran abanico de cámaras digitales.


Fuentes: Wikipédia​


Por 183:842419981 25 de septiembre de 2024
Las tendencias de arte para 2025 reflejan una combinación de avances tecnológicos, preocupaciones medioambientales y un deseo de autenticidad y conexión humana. Aquí hay algunas de las principales tendencias previstas para este año: Arte Sostenible: La sostenibilidad es una preocupación creciente en el mundo del arte. Los artistas están utilizando materiales reciclados y técnicas ecológicas para crear sus obras. Además, hay un interés creciente en temas relacionados con el cambio climático y la conservación del medio ambiente.  Realidad Virtual y Aumentada: La tecnología de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR) está transformando la experiencia del arte. Las galerías y museos están incorporando estas tecnologías para ofrecer experiencias inmersivas y permitir a los visitantes interactuar con el arte de nuevas maneras. Arte Generativo y IA: La inteligencia artificial está jugando un papel cada vez más importante en la creación de arte. Los artistas están utilizando algoritmos y sistemas de aprendizaje automático para generar obras de arte únicas y explorar nuevas posibilidades creativas. Arte Comunitario y Colaborativo: Hay un creciente interés en proyectos de arte comunitario y colaborativo que involucran a diversas comunidades y grupos. Estos proyectos suelen centrarse en temas sociales y buscan crear un impacto positivo en la sociedad. Retorno a las Técnicas Tradicionales: A pesar de los avances tecnológicos, hay una apreciación renovada por las técnicas de arte tradicionales y el trabajo artesanal. Muchos artistas están combinando métodos clásicos con enfoques contemporáneos para crear obras únicas. Interdisciplinariedad: Los artistas están cruzando las fronteras entre disciplinas, combinando arte con ciencia, tecnología, política y otras áreas. Esta fusión de campos está dando lugar a obras innovadoras y multidimensionales. Arte Activista: El arte como herramienta para el activismo social y político sigue siendo relevante. Los artistas están utilizando sus plataformas para abordar cuestiones como la justicia social, los derechos humanos y la equidad de género. Estas tendencias muestran cómo el arte está evolucionando para reflejar los cambios y desafíos del mundo moderno, mientras sigue siendo un medio de expresión personal y colectiva.
Por 183:842419981 26 de abril de 2024
Aquí tienes algunos consejos para mejorar las ventas de tus obras: Identifica tu mercado objetivo: Comprende quiénes son tus seguidores principales y qué tipo de arte les gusta. Esto te ayudará a dirigir tus esfuerzos de marketing de manera más efectiva. Crea una marca personal fuerte: Desarrolla una identidad visual coherente que represente tu arte y tu estilo. Esto incluye un logo distintivo, paleta de colores y estilo de diseño que se utilicen en tu sitio web, redes sociales, materiales promocionales, etc. Utiliza las redes sociales: Las plataformas como Instagram, Facebook y Twitter son excelentes para compartir tu arte y conectarte con tus seguidores. Publica regularmente contenido relevante, interactúa con tus seguidores y utiliza hashtags populares para aumentar tu visibilidad.  Crea una tienda en línea: Vende tus obras de arte a través de tu propio sitio web o plataformas de comercio electrónico como Etsy, Shopify o Big Cartel. Asegúrate de que tus productos estén bien fotografiados y descritos para atraer a los compradores. Participa en exposiciones y ferias de arte: Busca oportunidades para exhibir tu trabajo en galerías, ferias de arte locales o eventos comunitarios. Esto te ayudará a ganar exposición y a conectarte con posibles compradores y coleccionistas. Colabora con otras marcas o artistas: Considera asociarte con marcas afines o artistas complementarios para organizar eventos conjuntos o crear productos colaborativos. Esto puede ayudarte a llegar a una audiencia más amplia y atraer nuevos clientes. Ofrece promociones y descuentos: Organiza ventas especiales, descuentos por tiempo limitado o promociones exclusivas para tus seguidores en redes sociales. Esto puede incentivar a los clientes a comprar tus obras de arte. Sé accesible y brinda un excelente servicio al cliente: Responde rápidamente a las consultas de los clientes, ofrece opciones de pago flexibles y garantiza una experiencia de compra sin problemas. Un buen servicio al cliente puede generar clientes leales y referencias positivas. Sigue aprendiendo y mejorando: Mantente al tanto de las tendencias del mercado artístico, participa en talleres o cursos para mejorar tus habilidades y busca siempre formas de innovar y diferenciarte en tu campo. Pide retroalimentación: Escucha los comentarios de tus clientes y seguidores para entender lo que les gusta de tu arte y cómo puedes mejorar. Esto te ayudará a ajustar tu enfoque y a crear obras que resuenen con tu audiencia. Recuerda que el éxito en las ventas de arte lleva tiempo y esfuerzo, así que sé paciente y perseverante en tu enfoque. ¡Buena suerte!
Por 183:842419981 29 de marzo de 2024
Exponer en una feria de arte inmersivo es una oportunidad invaluable para los artistas contemporáneos que buscan expandir los límites de su expresión creativa y cautivar a audiencias de una manera completamente nueva. Estas ferias representan una convergencia única entre el arte y la tecnología, ofreciendo un espacio donde las obras de arte pueden interactuar directamente con el espectador, sumergiéndolos en un mundo de experiencias sensoriales y emocionales.Una de las principales razones para exponer en una feria de arte inmersivo es la capacidad de ofrecer una experiencia única y memorable a los espectadores. En lugar de simplemente contemplar una obra de arte en un espacio estático, los visitantes son transportados a mundos alternativos donde pueden experimentar el arte de una manera completamente nueva. Esto no solo aumenta la participación del espectador, sino que también crea una conexión más profunda entre el arte y el público.Además, las ferias de arte inmersivo a menudo atraen a un público diverso y ávido de experiencias nuevas. Estos eventos suelen atraer a entusiastas del arte, tecnólogos, curiosos culturales y profesionales de la industria del arte, lo que brinda a los artistas la oportunidad de exponer su trabajo ante una audiencia amplia y receptiva. Esto puede conducir a una mayor visibilidad y reconocimiento dentro de la comunidad artística y más allá.Otro beneficio importante de exponer en una feria de arte inmersivo es la oportunidad de explorar nuevas formas de expresión artística y colaboraciones interdisciplinarias. Estos eventos fomentan la experimentación y la innovación al fusionar el arte con la tecnología, el diseño, la música y otras disciplinas creativas. Esto puede inspirar a los artistas a expandir sus prácticas artísticas y a explorar nuevas formas de comunicar sus ideas y emociones.Además, participar en una feria de arte inmersivo puede ser beneficioso desde el punto de vista profesional y comercial. Estos eventos a menudo atraen a coleccionistas, galeristas y comisarios en busca de nuevas obras para adquirir o exhibir. Para los artistas emergentes, exponer en una feria de arte inmersivo puede ser una forma efectiva de establecer contactos en la industria del arte y abrir nuevas oportunidades de colaboración y exposición. En resumen, exponer en una feria de arte inmersivo ofrece una serie de ventajas significativas para los artistas contemporáneos. Desde la oportunidad de ofrecer experiencias únicas y memorables hasta la posibilidad de explorar nuevas formas de expresión artística y establecer conexiones en la industria del arte, estas ferias son un espacio vibrante y emocionante para la creatividad y la innovación.
Por 183:842419981 1 de marzo de 2024
Un recorrido 360° ofrece varias ventajas para una galería de arte: 1. Accesibilidad: Permite a las personas explorar la galería desde cualquier lugar, lo que aumenta la accesibilidad para aquellos que no pueden visitar físicamente el lugar. 2. Experiencia inmersiva: Brinda una experiencia cercana a la visita física, permitiendo a los usuarios moverse libremente y examinar las obras de arte desde diferentes ángulos. 3. Alcance global: Atraviesa las barreras geográficas al permitir que personas de todo el mundo accedan a la galería en cualquier momento. 4. Marketing efectivo: Es una herramienta de marketing efectiva para promocionar la galería y sus exhibiciones, atrayendo a un público más amplio y diverso. 5. Conservación: Minimiza el desgaste de las obras de arte al reducir el número de visitantes físicos, lo que puede ser beneficioso para la conservación a largo plazo.
Por 183:842419981 27 de enero de 2024
Exponer en las pantallas de Times Square puede ofrecer una serie de beneficios significativos para un artista. Aquí hay ocho beneficios destacados:  1. **Visibilidad Masiva:** - Times Square es uno de los lugares más concurridos y emblemáticos del mundo, con millones de personas que pasan por allí diariamente. Exponer tu obra en las pantallas te brinda una visibilidad masiva y te permite llegar a un público diverso y global. 2. **Reconocimiento de Marca:** - La exposición en Times Square puede aumentar significativamente el reconocimiento de tu marca como artista. La ubicación icónica y la atención que atrae contribuyen a consolidar tu presencia en la escena artística. 3. **Oportunidades de Colaboración:** - La exposición en Times Square podría atraer la atención de otros artistas, galerías o colaboradores potenciales que podrían estar interesados en trabajar contigo en proyectos futuros. Es una excelente manera de establecer conexiones en la industria del arte. 4. **Credibilidad y Prestigio:** - Ser seleccionado para exhibir en Times Square agrega un nivel de prestigio y credibilidad a tu carrera artística. La asociación con un lugar tan emblemático puede influir positivamente en la percepción de tu trabajo por parte del público y de la industria del arte. 5. **Impacto en Redes Sociales:** - La exposición en Times Square puede generar un gran impacto en las redes sociales. Las fotos y videos de tu obra en las pantallas pueden compartirse ampliamente, generando interacción y atrayendo a nuevos seguidores y admiradores. 6. **Diversidad de Público:** - Times Square atrae a personas de diversas edades, nacionalidades y perfiles. Al exhibir tu obra en este lugar, tienes la oportunidad de llegar a un público diverso que podría no haberse encontrado de otra manera. 7. **Aumento de Ventas:** - La exposición en Times Square puede generar interés en tu obra, lo que podría traducirse en un aumento de las ventas. La visibilidad masiva y la atención pueden atraer a coleccionistas de arte, compradores potenciales y aquellos interesados en adquirir tu trabajo. 8. **Experiencia Única:** - La oportunidad de exponer en Times Square es una experiencia única en la vida. Pocas ubicaciones en el mundo ofrecen tal nivel de exposición y reconocimiento. Esta experiencia puede ser un hito destacado en tu carrera artística.
Por 183:842419981 27 de diciembre de 2023
1. Acceso global: Una galería de arte virtual permite que personas de todo el mundo accedan a las obras desde cualquier lugar, ampliando la audiencia potencial para los artistas. 2. Experiencia inmersiva: Los visitantes pueden disfrutar de una experiencia inmersiva al explorar las obras desde la comodidad de sus hogares, con herramientas interactivas que brindan una vista detallada de las piezas. 3. Flexibilidad y comodidad: No hay límites de horario ni restricciones geográficas, lo que permite a los amantes del arte visitar la galería en cualquier momento que les convenga. 4. Interacción y participación: Las galerías virtuales pueden incluir funciones de interacción, como comentarios o chats, que fomentan la participación de los espectadores, generando discusiones en torno a las obras. 5. Menor costo y sostenibilidad: La creación y mantenimiento de una galería de arte virtual puede ser más económica que una galería física, además de reducir la huella ambiental al eliminar la necesidad de transporte físico de las obras. 6. Alcance para nuevos artistas: Ofrece oportunidades a artistas emergentes o menos conocidos para exhibir su trabajo en un espacio accesible, brindándoles visibilidad en un mercado global. 7. Datos y análisis: Las galerías virtuales pueden recopilar datos sobre la interacción de los usuarios, proporcionando información valiosa para comprender el interés del público y adaptar estrategias de exhibición.
27 de agosto de 2023
Si eres una de esas personas que llevan escuchando sobre NFTs desde hace tiempo pero sigues sin saber de que se trata, no te preocupes, te lo contamos aquí. En el mundo actual, son muy pocas las actividades que no han encontrado su sustituto digital. También ha llegado el momento del arte: las NFT permiten comprar y poseer artefactos digitales (una pintura, una imagen, una canción, un gif…). Pero, ¿cómo funciona todo este asunto de las NFTs y por qué debería importarte? Los NFT son activos digitales que contienen información de identificación registrada en contratos inteligentes. Es esta información la que hace que cada NFT sea único y, como tal, no puede ser reemplazado directamente por otro token. No se pueden intercambiar iguales, ya que no hay dos NFT iguales. Piensa en los billetes de un dólar como datos fungibles: un billete de un dólar tiene el mismo valor que otro billete de un dólar. Pero con los NFT, cada uno es único y no se puede intercambiar indistintamente. Puede pensar en los NFT como esencialmente un recibo digital único que verifica que lo que compró es original y que eres propietario legítimo. En la actualidad, los NFT están creando un revuelo por su interrupción del mundo del arte, ya que la gente paga millones de dólares por piezas de arte digital como “Everydays: The First of 5000 Days” de Beeple, que se vendió por más de $ 69 millones. Si bien los artistas selectos han recibido atención recientemente por los grandes pagos, los NFTs tienen el potencial de ser beneficiosos para todo el panorama del arte digital. Con la implementación de NFTs, hay un camino más claro para que los artistas digitales vendan directamente a los compradores y sean fácilmente compensados. Hay otro cambio de juego involucrado: el artista recibe una tarifa de regalías cada vez que se revende el arte, lo que hace que todo sea completamente diferente de la forma tradicional de comprar y vender cosas. Aparte del arte, figuras prominentes también han estado jugando su mano en la escena NFT. El fundador de Twitter, Jack Dorsey, vendió recientemente su primer tuit por más de 2,9 millones de dólares y a Elon Musk se le ofreció, pero lo rechazó, más de 1 millón de dólares por uno de sus tuits. Y si estás pensando lo que yo estaba pensando, que es: “¿No puedes simplemente tomar una captura de pantalla si quieres arte digital?”, aparentemente te estás perdiendo el punto. Parte del atractivo de las NFT como plataforma de arte es que cuando realizas una compra, puedes mostrar el token que muestra que eres el único propietario, por lo tanto puedes re-venderlo, si quieres. Entonces, hacer una captura de pantalla no funciona.
Share by: